Ⅰ 为什么说,法国诗意现实主义时期的电影对现当代电影的影响巨大,分别表现在哪些
主要表现在把时代背景移到现代,以缩短影片与观众间的距离。
谈起法国电影史上的重要电影运动,诗意现实主义是绝对不可或缺的。作为影响了整个世界的电影运动,诗意现实主义以其独有的美学风格和诗意表达,为电影艺术的发展做出了突出的贡献。
上世纪三十年代,当世界性的大萧条席卷全球的时候,法国也受到了影响。法国电影也因此受到了沉重的打击。相比美国工业化的制片厂制度,法国电影工业规模更小,也更加零散。因此,受到经济的冲击也更加严重。但是,这一零散的电影模式却从另一方面推动了法国电影工业的发展。由于法国制片厂的随意和分散,使得电影工作者的工作也更加灵活多变,所以有很大的自由度和随意性。
自法国先锋派起,法国电影中对于超现实主义和幻想的表达便一直在延续。尽管没有20年代的如此明显,但是法国电影工作者对超现实等的热爱依旧。雷内·克莱尔,皮埃尔·普莱卫,让·维果等人尤其明显。
雷内·克莱尔早期的歌舞片《巴黎屋檐下》和《自由属于我们》,是他有声时期的代表作。但是作为从先锋派过度来的重要的导演,雷内·克莱尔最初时期对声音并非是全盘接受的。
和卓别林一样,雷内·克莱尔对于声音的发展也出现了不适。
他早期曾是先锋派电影的主将,他的代表作《幕间休息》富有独特的幻想,手法的新颖使得影片成为“先锋派”的代表作。
他对于无声的赞叹有一种抑制不住的热情,认为无声电影保留了电影的独特的特色,保留了电影的原始性。所以,当声音在1927年突然出现的时候,克莱尔感到了慌乱和不安,甚至于表达出一定程度上的愤怒。
后来,雷内·克莱尔才逐渐接受了声音的存在,并且创作出自己电影史上的代表作。从1930到1933年,他相继创作出四部有声电影,除了《巴黎屋檐下》,《自由属于我们》,《七月十四日》和《百万法郎》也是他优秀的“四部曲”的代表。
《百万法郎》是雷内·克莱尔的一部比较具有想象力的歌舞片,故事围绕一件辗转多人的外套,展开叙述。在影片中,不仅有强烈的音乐效果,还有大量的摄影机运动。除此之外,导演还穿插了丰富的追逐戏。所以使得整个故事看起来极其富有动感。
在这之后不久,雷内·克莱尔便去了英国,之后去了好莱坞,但是,后来的他再也没有创作出能和诗意现实主义时期相媲美的作品。从某种程度上看,也是好莱坞对于人才创造力束缚的表现。
皮埃尔·普莱卫对于超现实主义的继承也很明显。他在1932年执导了一部标准的超现实主义作品《稳操胜券》。这部影片除了具有夸张的情节之外,还充斥了无政府主义的喜剧感。但是并没有获得想象中的成功。
让·维果是另一个著名的超现实主义的继承者,也是三十年代的一位比较具有前途的电影工作者。三十年代初,他首先拍摄了两部纪录短片。
1930年的《尼斯景象》,是一部极其具有讽刺意味的作品。电影通过对当时社会状况的描写,辛辣的讽刺了资产阶级的骄奢淫逸,以及当时的贫富悬殊的社会问题。影片充满了对立的场景,通过有闲阶级悠闲的生活和贫苦百姓生活的对比,让·维果表达了社会的不平等的主题,同时呈现出鲜明的社会倾向。因此,这部影片也成为当时法国社会最有意义的社会记录片。
193年,让·维果导演了一部超现实主义特征更为明显的——《操行零分》,这部影片从孩子的视角展示了当时的寄宿学校的生活。这是导演根据自己儿时的记忆进行展现,因此也是一部典型的自传体影片。
导演通过对于童年生活的再现,突出表达了悲惨的童年给自己的心灵留下的时代创伤,与此同时对于当时的寄宿学校进行控诉。学校对于让·维果来说,与其说是用来学习的地方,不如说是一个禁锢学生的牢笼,它疯狂的扼杀了学生的个性,限制了学生的自由,使人窒息。
因此,导演以诗意化的手法,讽刺了寄宿学校的虚伪,残忍,卑劣的压抑,同时热情的赞扬了学生们的活力和激情。也正因此,这部影片遭到了当时监管者的禁映,但是,导演通过影片所体现出的时代精神和对自由独立的赞颂,却深刻影响了后人。
Ⅱ 印象学派电影特点
1。印象主义电影
1920年代法国的电影创作者路易·狄吕克团结一批有才气的导演,如亚伯·冈斯、哲敏·杜拉克等与一些在商业电影上已取得成究的电影导演,想在影片公司老板出于商业考量而拍摄的影片中进行改革,以提升在一次世界大战后日渐衰微的法国电影。但其努力没有得到制片们支持,1924年狄吕克死后运动即告失败。一些人走向商业片,另一部份则走向前卫派道路。由于狄吕克的一些理论与创作概念与后来法国前卫电影运动有紧密联系,所以印像派电影大都被认为是前卫电影的前奏或直接归入前卫电影。重要作品有冈斯的《车轮》(1922)、狄吕克的《狂热》(1921)杜拉克的《西班牙节日》(1919)等。
2。法国印象主义电影的现实主义存在
二十年代的法国,先锋派的电影导演正统治着整个法国的银幕世界。从1917——1928年的十年中,在电影美学的探索中出现了众多的电影流派,构成了一个极为复杂的电影文化现象,汇集成一个空前的电影美学运动。而这场电影的先锋运动是从印象主义电影美学的探索为开始的。这一学派从1917——1928年贯穿于整个先锋派电影运动的始终。
印象主义画论主张作品的诗意来源于生活的原态。在这样的美学观念下,印象主义大师坚持以客观存在的日常生活和自然景观为艺术本体的对象,可以说,印象主义画派成为了20世纪最客观的画派。正是基于此点,路易.德吕克在1920年提出了所谓的“上镜头性”。这实际上是印象主义的美学观念运用于电影艺术的宣言。印象主义的电影大师们在日常生活和自然景观的现实中,运用摄影机,这种新兴的艺术抒写体,探索一种偶然呈现的现象——瞬间现象的构成方式,试图捕捉到弥散于空气、阳光,流动的河流以及日常生活场景中正发生瞬间变化的事物的形貌特征。这是一种以客观性为基础的创作方法,从现实生活中寻找能够创造梦境/赋于现实以诗意的创作手段,因此,所有的客观性正是印象主义主观性之所在。印象主义电影工作者所追求的是作为创作者主体自身在现实生活中的所感所悟,追求瞬间印象或是对客观事物的首要记忆。正是在这种突出个体感悟的情况下,原有的电影全程式的抒写方式被打破了,艺术家对生活/生命的感悟则成为电影创作的核心。印象主义电影学派诞生的法国正是电影的发源地。当卢米埃尔将火车进站的全程记录下来的时候,人们仅仅惊叹他的技术奇观,至多将电影视为“科学的珍品”,而没有注意到影像当中光与影的结合所孕育的现实生活中的艺术可能性。当印象主义电影大师完成了卢米埃尔电影的延伸之后,我们看到了印象主义在现实中的美学观念。正如路易.德吕克所讲的“生活无时无刻不在拍电影,电影也应尽可能地拍生活”。毫无疑问,德吕克强调了电影与生活之间的亲缘性,而这种亲缘性的提出有一部分是指向十年代曾盛极一时的欧洲“艺术电影”运动,以对抗那脱离生活的戏剧电影体系,并在这种对抗中强调了电影与生活/生命之间的关系,将视觉的运动/节奏转化为生命的本质。在这种转化中,电影的影像成为表现非现实的东西的最现实的手段。
另一方面,法国先锋派电影运动的崛起,特别是其有“第一个先锋派”之称的印象主义的崛起,可以说这个电影流派是多种现实因素的集大成。法国印象主义电影的先驱德吕克提出这个派别的前提是对法国电影工业的坍塌的忧虑。众所周知,电影作为大众传播文化已经成为20世纪不可忽视的文化现象。而二十年代美国好莱坞电影叙事形式的成熟,以极大的竞争力迅速占领了欧洲市场,使法国电影工业走向崩溃,曾红极一时的“艺术电影”在戏剧化的死胡同中走向了死亡。印象派先锋电影正是作为反论,同时又具有振兴法国电影工业潜在意图的号召,成为电影艺术的独立性/创造性的归指,并将电影引向了本体化/个性化/创造性的精英文化圈。正是这种颠覆性的欧洲电影革命中,我们同时不得不承认,印象派导演在接受印象主义美学的同时,为了重振法国电影的经济潜意识和他们自身所受的经济压力,又使他们对电影工商业作出了不可避免的妥协。承如谢尔曼.杜拉克所言,“让电影商破产并不是给电影帮忙”。这样,印象主义电影便与法国“艺术电影”中所形成的类型加以组合。但是,这种组合的进程中现实主义或自然主义的纪录影像的视觉美学思想的探索,最终,使电影真正地成为了一门艺术,开始摆脱了名著改编,使电影不再是过去美学的附庸物。印象主义电影大师们从现实主义或自然主义的创作中寻找电影本体的契机,成为他们所提倡的“上镜头性”的有力依脱。因而,让.爱浦斯坦得出了这样的结论:电影是在最现实的基础上产生出的最非现实的诗情的艺术媒介。在这样的论断下,一种现实主义或自然主义的叙事程式与光/影/运动/节奏/蒙太奇影像诗意的组合而生的影片不断地出现:让.爱浦斯坦《忠诚的心》/冈斯《车轮》/德吕克《狂热》……这种情况的产生,可以很明确地看到情节剧与印象主义诗学的相结合。在这类影片中出于对制片商和观众的妥协,时常出现夸张且充满偶合的情节,强烈而陈旧的情感模式和人物关系。当看到爱浦斯坦的《美丽的尼维尔内斯河》时,可以欣喜地发现十年代“艺术电影”所不曾具有的亲自然性,在这里有的是对日常生活和情感细致的表现,对大自然中流动的美的捕捉。但是,令人遗憾的却是那个十分突兀且落入俗套的、英雄救美的情节剧的叙事模式。这是一个“上镜头性”导演与左拉式自然主义小说在经历了先锋电影革命探索后的现实主义的出路,这种探索正为三十年代法国诗意现实主义的形成提供了更多的可能性。
印象主义在经济上未能解救困苦中的法国电影,也没有满足先锋派导演的探索欲。在20世纪现代主义文艺思潮的庞杂话语的洪流中,抽象主义/达达主义/超现实主义纷纷登上了电影艺术的舞台。但是,这种现代主义电影艺术的盛世之下,却面临着更大的危机。首先,是自身艺术的生存危机;其次,法国电影的工业出现了更为巨烈的崩溃状况。在这种情况下,一批先锋电影导演开始正视自身的生存现实/法国社会的状况以及整个世界的精神危机。他们的创作开始向现实回归,由形式上的美学观转向面向现实的实践创作观。由此,纪录片成为了很多先锋导演的出路,伊文斯/卡瓦尔康帝等纷纷将个体的先锋艺术美学观念与社会现实相结合。而另一部分先锋电影导演,他们在思想上崇拜美国好莱坞所创造的奇迹。他们坚持在先锋电影的剧情片中寻找艺术生存的支点。在这样的情况下,现实主义/自然主义显然是最具有广泛受众基础的艺术话语,这成为了先锋艺术者的最佳选择。弗戴尔/维果/雷内.克莱尔,特别是让.雷诺阿这个印象派画家比埃尔.奥古斯特.雷诺阿的儿子,再次开始了电影艺术的现实主义探索,由先锋的电影形式/特技,回归于生活/自然的抒写,电影史名之为“法国诗意现实主义”。承如名称所释,他们再次将现实主义/自然主义的叙事范型与影像诗学联系在一起,对“上镜头性”进行新的挖掘,开始了“后印象主义影像”的现实主义探索。
3。印象主义电影就是我们平时所说的印象派电影。这是一个出现于上世纪二十年代的电影学派。创立者为法国的电影理论家德吕克。
德吕克年轻时是小说家兼剧作家,见法国电影衰落太快才投身到了电影界,他英年早逝,所以印象派电影并没有存活多久并形成影响。
印象主义电影的基本主张就是提倡将电影从商业化和庸俗话中解救出来,拍摄反映平民生活的艺术性电影,所以印象派电影最显著的风格就是平民化。
法国印象主义电影的出现,才充分表现了电影的艺术性。
1920年代法国的电影创作者路易.狄吕克团结一批有才气的导演,如亚伯.冈斯、哲敏.杜拉克等与一些在商业电影上已取得成究的电影导演,想在影片公司老板出于商业考量而拍摄的影片中进行改革,以提升在一次世界大战后日渐衰微的法国电影。但其努力没有得到制片们支持, 1924年狄吕克死后运动即告失败。一些人走向商业片,另一部份则走向前卫派道路。由于狄吕克的一些理论与创作概念与后来法国前卫电影运动有紧密联系,所以印像派电影大都被认为是前卫电影的前奏或直接归入前卫电影。
印象派电影的代表作品有德吕克的《狂热》、《沉默》等影片,还有另一位代表人物阿信尔的《车轮》等。
4。印象主义学派
央视国际 (2005年03月31日 13:50)
法国印象主义学派从1917一1928年贯穿于整个先锋派电影运动的始终。由于这一学派最先在电影艺术中体现了先锋主义的创作意图,因此也被人们称为是“第一个先锋派”。作为这一学派中心人物的路易;德吕克倾慕于美国电影中的格里菲斯影片的磅礴气势,卓别林影片的细腻情感,以及瑞典电影对大自然的抒怀,并从中激发了他振兴法国电影的热情。他曾在自己创办的《电影》杂志首页上以标语形式呼吁“法国电影必须是真正的电影,法国电影必须是法国的电影”。他时常在论述中运用“印象主义”一词,并于1918年创作了《西班牙的节日》(由谢尔曼,杜拉克拍成影片),成为印象主义学派最初的代表作品。德吕克从电影理论和创作两方面对电影美学进行探索。他在《上镜头性》(1920年)一文中摄影制作者们要在作品的题材和技巧上下功夫,创作要寻找真正适合电影的题材和电影的表现手段。电影必须摆脱戏剧以及文学的桔梗,使自己真正成为独立的第七艺术”。
印象主义心理叙事的代表人物及其代表作品:谢尔曼·杜拉克的《西班牙的节日》(1919年),在异国情调的背景中两个男人被一个女人弄得神魂颠倒、争风吃醋最后相互残杀致死。杜拉克的另这些作品在叙事上的共同特征都是以简单的故事框架作为依托,以视觉结构的表现手段突出描写人物的心理状态,传达特定的情感和情绪,即表现出所谓作品的诗意状态。(外国电影史)
Ⅲ 《日落大道》是怎样一部电影
沉醉在现代电影技术中的我们,可能早就忘记了电影的故事性和早期电影所具有的精湛叙事,貌似在3D、电脑CG、特效、超强卡司、话题噱头、大制作···这些数不清的现代便签上很难找到逝去的优美的电影节奏感和流畅的原创剧本。
有人说昆汀坚持用胶片拍电影是一种情怀,也有人说诺兰坚持2D效果来摄制《星际穿越》是一种电影人的坚守。但是我觉得这些在技术上的保守并不是在向传统电影致敬。况且昆汀和诺兰这些技术上的坚持也并不是外界传的那样所谓情怀。我记得有个媒体曾经采访过诺兰,问他为什么不用3D技术来拍摄《星际穿越》,而坚持用传统的2D画面呈现,诺兰说:“我并不是反对电影技术,而是我觉得这部表现宇宙浩瀚的科幻电影并不需要3D特效,IMAX2D就可以很好地表现。”
技术什么的,那是电影的风潮,当然不能阻挡,也没有必要阻挡,毕竟如果没有工业光魔和维塔科技的电影特效技术,《星球大战》和《魔戒》也不会诞生。但是当代大多商业电影不能好好讲故事或者压根讲不好故事的尿性,那真的是毋庸置疑了。
其实很多当代商业电影用噱头和狗血情节来堆砌,在很多看惯了商业片的影迷来说,并不是什么新鲜事儿,貌似在我们眼中,商业片就该狗血,就该一大堆够票价的名头拼凑就万事大吉了。但是往往我们向另一个领域——艺术电影——瞥上一眼时,也会呀然一惊,我擦,这所谓的阳春白雪也是另一个尿性,压根不知道在说什么。这就是现代电影的双重尴尬,商业电影基本就是那一套:爱情片狗血煽情,动作片混搭杂乱,科幻片特效轰炸,而近年涌现的国产青春片则是一大堆7080后在荧幕上卖弄情怀,给我们这些90后的观众肆意消费;文艺片则是压根不管商业这摊子事儿,抱着反正老子没人要、过不了审,直接风骚地一塌糊涂,弄得连导演自己都不一定知道他的电影在讲什么,闹哄哄就送去欧洲三大电影节竞赛,偶尔拿个奖,国内媒体还常说中国影迷自己打自己的脸,放着拿奖的佳片不看,尽看《小时代》和《后会无期》了。
说这么多都是泪,对于《小时代》之流,那是国内电影工业市场细分条件下的产物,我们也没必要死盯着人家的脊梁骨,硬戳着不放,这种行为也挺流氓。不过废客最近在看五六十年代好莱坞的商业片的时候,却越来越觉得,其实商业电影也可以做到好好讲故事,先锋讽刺电影也可以做到妙趣横生。当然,我指的就是比利-怀尔德的电影。
怀尔德是个传奇式的导演,从成长到成名都挺传奇,这位电影大师本来是个奥地利人,纯正的犹太血统,但是正好赶上德国纳粹的“反犹风潮”,所以只能在二十出头的年纪远离故乡,只身前往美国,实现自己的电影梦,而自己的家人也在后来的二战中,全部死在了纳粹的集中营里。
怀尔德是个编导型的创作导演,不同于好莱坞制片厂盛产的流水线导演,怀尔德向来有自个儿的想法,从他早期的两部成名作品《双重赔偿》、《失去的周末》就能看出他并不是那种敷衍了事的人。
首先谈谈刚才所说的两部电影作品吧!《双重赔偿》本身讲的故事挺简单,就是一搞保险的伙计看上了一个搞石油家伙的第二任妻子,本来只是想单纯的做个奸夫,但是没想到那个淫妇却还想谋杀亲夫,所以搞保险的伙计内心就得思忖下这笔交易值不值当了。之后当然美色当头,还是和淫妇一起设计把搞石油的伙计谋杀了,还弄到一笔不菲的保险赔款,本来是天衣无缝的计划,却还是被搞保险的伙计公司里的审查朋友慢慢地查出来了。此时石油伙计的女儿恰巧找到保险伙计,并告诉他自己的母亲(石油伙计的第一任妻子)可能就是被她的后母所杀,而他自己也慢慢的良心发现,在一个夜晚和那个淫妇都心怀鬼胎,准备杀掉对方,结果也的确如此,淫妇被枪杀了,而保险伙计自己也胸口中枪,回到了自己的公司,在审查朋友的办公室里明明白白的招供了自个儿的罪行。
就是这么一个故事,在怀尔德的镜头里却玩的特别溜,这里的“溜”当然体现在很多方面。首先是叙事,他可没有老老实实地枯燥地讲故事,而是用倒叙的手法叙述这个故事,也就是电影的开始就是胸口中枪的保险伙计走回公司,在审查朋友的办公室里用备完答录机开始自个儿讲自个儿的丑事,但是故事讲的一点都不丑,很动人,也很刺激,悬疑感十足,我看的过程中总觉得这个伙计应该去报社做编辑,不过保险推销员的设定,让这个伙计讲故事的能力如此出众也是情理之中。
其次就是电影的讽刺效果,怀尔德的讽刺不是鲁迅式的文章,没那么多尖刀匕首,有的是林语堂式的不断戳你的隐形手指,虽然看上去不疼,但是戳的都是你身上的穴道,戳一个中一个,疼的钻心。比如人性的道德败坏这个大论题,在这部电影里就很滑溜地流淌在整部电影里。一个三四十岁的男性保险推销员,都已经是熟透了的大龄青年了,不结婚组家,看到一个漂亮的家庭主妇就想着勾引,就算是在四十年代的美国,这事也很不对头,更别说在我们中国人眼中了,而这个被勾引的熟女主妇还真能玩,弄死了丈夫的前妻不说,这次还想把丈夫连根拔除,给保险伙计的理由竟然是:他整天不理我,我很寂寞。我当时看到这里就挺火,这个理由也能让你杀人?!不管你信不信,反正我们聪明绝顶的保险伙计也还真信了,所以单从这一点,我们不难看出氤氲在经济大萧条后美国中产阶级家庭中的危机感和道德沦丧,这不是个别,经济萧条在前,世界大战也正在进行,整个生活再舒适都比不上安全感的缺失来的迅猛。
但是怀尔德总归是怀尔德,他不是大卫-芬奇,没必要把整个世界都涂黑,在商业片中除了给观众必要的幽默调剂,外带些人性的温暖和希望更能让类型片的典型突出。最后保险伙计良心发现,诚心促使石油伙计的女儿和她的男朋友和好,风骚成性的淫妇在枪击保险伙计之后,还是说出了:“我到现在才发现我真的爱上你了,相信我!”不过我看的时候,还真没怎么信她这话,毕竟两个黑心的人都已经挑明了,闹成这样,才说互相是真爱,虽然这段有点扯,但是毕竟没有一黑到底,这一点,我还是挺赞赏怀尔德的,作为商业片,他的受众是大众群体,在成熟的电影工业体系里,考虑到受众的接受心理,这点我国的商业片导演还真得学习学习。
第二部就说说使当时38岁的比利-怀尔德成为知名大导的电影——《失去的周末》。这部电影我本来以为会是一部很干瘪的黑色讽刺社会电影。先说明下,这部电影并不是单纯的商业片,除了和他之后的《日落大道》有艺术上的共同处,怀尔德的其他电影基本没有《失去的周末》的特质,为什么这么说呢?因为这部电影像是一个杂种,它既有商业片的类型叙事,也有艺术片特有的表现方法,但是这个杂种很洋气,逼格高,所以说它是个混血的高富帅一点也没有问题。我就先为大家显摆显摆这位高富帅的身价吧!它拿到了当年奥斯卡金像奖、金棕榈奖、金球奖三个奖的最佳影片和最佳男主角大奖,而且怀尔德还借此拿到了奥斯卡的最佳导演和最佳原创剧本两个大奖。
这部电影的故事主线很简单,就是讲一个常年酗酒的落魄作家在双休日期间酗酒和戒酒的故事,看吧,为什么我说这部电影可能会乏味,就是因为它在100分钟的电影里就讲了这么一个简单的故事,能扯巴什么?不过用简单故事,或者寻常故事来拍电影向来就是怀尔德的路子。怀尔德之所以伟大,不在于他讲的故事多伟大,你以为每个导演都喜欢讲《天机-富春山居图》那样窃宝的“惊天故事”?!怀尔德就是能在最平凡的小人物故事或者最大众的寻常故事里剖析人性,他一般都是让你含着微笑看看自己的道德裤子上的拉链有没有拉上,可是大多数人每当笑着低下头时,顿时惊呆了:“卧槽,原来我裤子上还有拉链!”
咳咳,正经地来说说这部电影吧!这样一个噱头性不强的电影我看完后觉得至少有这样几个看点:第一个就是它用了德国的表现主义手法来渲染电影的重要桥段,比如男主酒瘾上来时看到的幻觉:从墙里钻出的老鼠,天花板上盘旋的蝙蝠,接着就是蝙蝠把老鼠咬死。这些都是用黑色恐怖气氛来表现男主克制不住的恐惧,单比让男主发疯摔桌子打滚来的更有新意。第二就是怀尔德的各种小机智了,这是看怀尔德电影特有的“彩蛋”,洒遍在电影的每一个角落,比如男主把酒藏到天花板上的吊灯里,酒瘾发作时四处找酒找不到,躺在床上却看到这样的场面:吊灯的光晕映照下的酒瓶的影子宛如一件优雅的宝物,在向男主招手;再比如男主把手枪藏到洗脸池里,可是当被女主发现时,荧幕上呈现的却是洗脸池上方镜子上手枪的倒像,这是很琢磨的画面表现,比起当代粗糙的电影桥段,这样的小构造体现的是好莱坞古典叙事的优雅和自信。第三点是本片虽然从没有说教,但是我们从电影的故事里却看到了对酒上瘾的危害,事件很小,但是视野很阔,这就能将故事讲的很透,不干瘪,有润泽,虽然故事的最后男主没有像大多数观众预期的那样自杀,但是怀尔德的电影向来喜欢较为人性的收场,他对人性还是抱有希望的,尽管现实中,这些相同情节的事件下场都不怎么好,不过可能在怀尔德眼中电影的教化作用还是得有一定比例的。
最后再说说他的电影巅峰作品——《日落大道》吧!这个电影的故事和主题其实也没有多新奇,故事就是一个落魄的三流好莱坞编剧在穷困潦倒的情况下被昔日的默片女王包养,最后终于忍受不了这位曾经的女王,反抗出走却被女王所杀的故事。主题嘛!其实就是四十年就兴起的对于曾经默片繁盛的追忆和好莱坞制片厂下明星生存的反思,这个在后来的《雨中曲》里也有集中的探讨,《雨中曲》诞生于1952年,而《日落大道》则早于它两年。
这部电影的详细情节就不多说了,我就想谈谈为什么这部电影可以称之为怀尔德的最高成就。其实论电影的娱乐性,这部电影肯定不是最优秀的,毕竟后来还有《龙凤配》和《桃色公寓》,说到批判和黑色的程度,之前的《失去的周末》和之后的《倒扣的王牌》也比它更加具有现实深刻性。之所以众多影评人和电影人盛赞这部电影,我想还是得归功于电影的艺术纯粹性,这部电影少了怀尔德很多标志性的机灵和巧妙,但是多了一份典雅和悲剧感,恰恰是这样的悲剧效果和典雅气质成就了它。要知道在西方的艺术论中,悲剧是占有绝对正统地位的,虽然喜剧和正剧也有很多佳作,但是悲剧作品或者具有悲剧气息的艺术作品能给人伤感中的反思,因为在一般心理学看来,疼的教训比乐的受益来的深刻,这样的历史文化本源让很多电影人不得不重视《日落大道》。的确,这部电影的悲剧意味浓厚,不仅是对好莱坞昔日默片的悼念,尤其是电影最后那场默片女王癫狂的出演已经成为了影史上的绝佳经典。
Ⅳ 求一篇1000字左右的影评
《我是传奇》影评——人类因为某种病毒导致几近灭绝,在荒芜的纽约,身为举人的科学家,独自一人生活着,试图破解这一毁灭人类的病毒。整部大戏,一个人,一只狗,坚毅的生活,顽强的生存。故事情节简单,甚至可以说有些俗套,可就是这么一个科幻片,却在首映时狂揽7600万!使美国电影市场犹如喷井式的在这2007年末又掀起一层滔天巨浪。而围绕着一连串奇迹的人,就是此片中那唯一生活在纽约的黑人--威尔,史密斯。这个片子的名字我看取的实在是不错,不是针对剧情,而是针对威尔,史密斯这个人。他在当今好莱坞的确是个传奇了,自他接受的电影,种类繁多,从动作到科幻,从爱情喜剧到剧情片,他能演任何题材的片子,并且每部作品都是票房冠军。就只这一点,放眼整个影坛,真是除此一家,别无分号!在西方世界里,我是传奇这样的类似科幻惊悚片其实在这个日子上映非常难以讨好,因为他们认为这是一个合家欢乐的节日,都喜欢看喜庆幽默的电影,可就是这么个完全不符合西方人们定义应该是在节日里看的片子,却硬是敢逆着这小半年低糜市场上市,并且取得了如此如此令影评人震惊的成绩。7600万,这个恐怖的数字超出了所有人预期的范围,无怪乎制片人和老板笑的嘴都闭不上,连连夸赞威尔,史密斯。因为威尔,史密斯值得他们的夸赞,我相信美国老百姓能够进入电影院,一个最主要的因素就是因为威尔,史密斯,这就是史上最有权威的男影星的实力,权威!所以这个“我是传奇”在我看来,更符合现实生活中的威尔,史密斯,而不是电影里那个虚构的人物。很多人在看完电影后,对于影片很有些微词,但看了那么多的影评,几乎质疑的都是导演的功力以及某些情节的设置不合理,但是对于威尔,史密斯几乎算是一边倒的给予肯定和赞美,而我对此的看法是,我是传奇这个片子,其实很完美,很经典,刨除威尔,史密斯,其实这个片子有很多可以称为经典。首先,对有些人质疑前半部分经典,后半部分草率,尤其结尾,更是有垃圾的嫌疑,在我眼里,结尾恰恰是非常值得称道的,想必大家都看过,这几年类似的电影,无论是惊变28天,还是惊变28周,或者DOWN OF DEAD,或者生化危机系列,结局几乎都是大通小异。象28天和28周,费劲九牛二虎之力逃出升天,结果却是席卷了整个世界。而OWN OF DEAD 更是跑到岛上发现那里的人也是感染者而所有逃出的人全都GAME OVER。至于生化危机系列,由于游戏的缘故以及想拍续集的暴利趋势,使的每部结局都不是圆满收场,而是昭示着更大的危机即将出现。这么看来,就好象但凡病毒导致人类变异毁灭世界的电影,结局如果不出人意料,不惊世骇俗,不让观众们张大着嘴巴脑海里徘徊着“竟是这样!”而会认为拍的很失败。我实在是无法理解这样逻辑以及想法,在我看来,结局的惊变固然是需要的,固然能够给影片锦上添花,但如果千篇一律,反倒成了俗套,而“我是传奇”恰恰走回了很多年前我们认为的俗套--最终人类研制出了解药,这个世界还是被挽回了。我是传奇敢于在前一种结局大行其道的整体氛围中不依照潮流而行,仅仅这种精神就值得我们钦佩,何况它所设计的这种结尾又恰恰超出了所有观众的预料,至少对于我,在观看的时候总是在猜测结局应该是非常绝望的,或者维持着现状,甚至当女人说有个隔离区时,我也跟威尔,史密斯的想法一样,没有什么所谓的隔离区,等历尽艰辛到了后却发现,又将会是另一个夜魔之地,而我按照着自己的“经验”如此判断之后,却在面对着真正结局到来时,有了意外,所以说,此片的结尾我觉得恰恰是成功的,当世人都在剑走偏锋只时,你正常拔剑,反倒取得了跟好的效果。而且对于有些人说威尔,史密斯领悟上帝太过迅速,之间没有什么过度,没有一定的情节铺垫,我则不以为然,试想,在那样一个绝望的年代,人的想法绝对不会和现在我们的想法一样,我们生活在这样一个和平年代,没有什么大的动乱和坎坷,我们怎么能理解在那样一个人类灭绝,而且全都变成吃人的魔鬼世界里,能够存活下来的人的思维方式。换句话说,当威尔,史密斯三年来认为自己也许是这个世界最后一个人类之时,却有两个人在他一心寻死之时突然出现在他的面前,而他仅仅是在餐桌上发了一顿脾气,而后自己躲在浴室里,想了很长一段时间之后就接受了这个现实。这样的一个人在面对着从不心上帝到最后的相信上帝,还需要有多大的过度,多大的铺垫来帮助他慢慢的,仔细的慢慢体会出这个上帝的万能?我觉得在那样一个危机的时刻,在他的眼中,破碎的玻璃显出那样的一副图案,耳中听到女儿声音,足以让他瞬间有所顿悟,根本不存在所谓的过于收尾之嫌。至于说什么里面变异人类的造型问题,我觉得这有必要和本片的题材联系在一起来讨论,说实话,我是传奇真正该遗憾的是诞生晚了,如果它在惊变28天之前面世,那我想现在该受到责难的就不是前者,而是后者了。并且对于造型的设计,确实比较象生化危机里的某些造型,但我想人类在这一点上估计已经走到了极限,再怎么想突破也不太可能,试想,你总不能期望因为病毒产生变异的人类会变成其他动物吧?猫?狗?还是狮子?所以在这点上责难,我觉得没什么必要。并且我对于有些人自己的观察力不足却还对着电影说三道四很反感,象有些人说纽约三年荒芜,威尔,史密斯家怎么还会有电?我真是为导演的苦心不足,在影片开始阶段,当威尔,史密斯从外面打猎回来时,导演特意给了发电机一个特写,不敢停留的太长,怕影响剧情的连贯,并且是安排在他锁上那道厚重的大门之后,希望发电机的特写镜头出现的更合理,这种煞费苦心换来的居然还是“怎么会有电”的置疑,我真是无语了。并且我想说的是,这样一个科幻片,绝对不能象某些悬疑推理片一样进行着100%的推敲,不然你不会获得观赏的乐趣,只能陷进找茬怀疑的疲惫当中(当然,也有人正是以此为乐,那就另到别论了)。总的来说,这应该算是今年非常不错的电影,而且再一次证明了威尔,史密斯巨大的票房号召力,很符合这个电影的片名---我是传奇PS1:片中威尔,史密斯对女人介绍歌手的那段对话,可以称为本片画龙点睛之笔,借用威尔,史密斯讲解那个故事的机会,向观众点出了威尔,史密斯内心深处到底一直坚持着的是什么,他的理想到底是什么。而本片最后的女人的旁白也恰恰呼应了这一点。不过在我眼里,如果非要给这部影片选一句最能让我有感触的话,我则选择威尔,史密斯在电台里的那段录音,三年来这从没有改变的话,在我眼里却是人类最终能够生存的根本,一种莫名的希望,一种无言的坚持,一种对生命最高的尊敬。"我是罗伯特,内罗.我是纽约的幸存者.我在所有AM频道上进行转播.我会每天中午在南街海湾,当太阳升到最高处时.如果你能听到我,如果任何人能听到我,我能提供事物,我能提供住处,我能保障你的安全,如果你能听到我,任何人,回答我,你并不孤独."
Ⅳ 推荐几部好看的法国电影
分类: 娱乐休闲 >> 电影
问题描述:
最近看了些法国电影,觉得很好,能多推荐几部不.
解析:
◆【喜剧】◆
◇《TAXI》系列(共三部):法国电影史上最卖座(观影人次最多),吕克.贝松 Luc Besson 担任制片编剧,拥有法国第一票房记录!
◇《你丫闭嘴》:备受中国观众喜爱的法国喜剧,主演 让·雷诺 Jean Reno 杰拉德·德帕迪约 Gerard Depardieu 也都是法国影坛大腕级的人物,搞笑而不夸张,绝对值得一看!
◇《两小无猜》
◇《任性天使》
◇《天使爱美丽》:奥斯卡最佳外语片提名;法国总统希拉克和总理若斯潘都曾在公开场合对该片大加赞扬
◇《埃及任务》:第28届法国凯撒奖 (最佳男配角、最佳美术……)取材自法国最受欢迎的漫画
◇《皇牌警差》
◆【剧情】◆
◇《蓝》《白》《红》三部曲:几乎所有的法国人都知道的片子
◇《隔壁恋人》:这部片子是给所有曾经相恋过的人看的 细腻而深沉 ...
◇《非常公寓》:非常公寓,非常感觉,命运还是巧合,相爱还是错过
◇《情感》 有感觉就会有故事 …
◇《云上的日子》:三大巨星(苏菲·玛索樊尚·佩雷让·雷诺)倾情演绎
◆【情感】◆
◇《蝴蝶》:温馨童真,其影视插曲《Le Papillon》 最受国内法友喜爱
◇《放牛班的春天》 :奥斯卡最佳外语片提名;奥斯卡最佳音乐提名
◆【偶像】◆
◇《初吻》:苏菲·玛索主演的第一部电影,纳国际电影节最佳影片金棕榈奖,柏林影展最佳影片,西雅图国际电影节最佳电影和最佳导演奖。而苏菲·玛索也凭借此片成为欧洲影坛著名的小明星!
◇《芳芳》: 爱情,总是在犹豫,其实,只是自己不敢去爱,女人无奈的叼着一根拉长的口香糖,试图贴近它的爱情,男人轻轻的后退,留给女人慢慢的等待。 ...苏菲·玛索,樊尚·佩雷主演
◆【动作】◆
◇《暴力13区》:2005年法国电影展,最受中国观众喜爱的影片,欧洲街头运动与中国功夫的完美结合
◆【人物】◆
◇《凡高传》:法国电影节“恺撒奖”最佳男主角。本片主要记叙了1890大画家凡高搬到巴黎近郊的奥维而,在那里度过的自杀之前几十天的生活
◆【动画】◆
◇《勇猛的小红狼》非常不错的一部法国动画片,无论情节还是画面;语速和句子都很适合初级\中级法友!
◇《高卢夺宝》:幕;法、德两国首次大投资合作的动画巨作,故事发生在中国!
◆【风情】◆
◇《露点的诱惑》:法国裸体海滩,天体浴场
◆【战争】◆
◇《漫长的婚约》:首次以法语原声的方式引进中国de大片
◆【 *** 】◆
◇《秘密事件》:两位失意的巴黎俪人靠着女人最原始的本钱 —— 性 ,开始进行钓金龟的行动...
◆【古装】◆
◇《芳芳郁金香》:中法文化年开幕电影
◆【记录】◆
◇《迁徙的鸟》 :唯美的画面,富有情感的镜头,是公认的世界上最美的记录片之一。世界上恐怕也只有法兰西这个把浪漫当作生命的民族才会用三年时间拍摄出这样的一部记录片.
◆【综艺】◆
◇《法兰西广告之夜》:法国人中的部分世界上最优秀的广告,其中还收录了一部分中国的广告片...
红白蓝系列
法国电影介绍网站
myfrfr/frfr/service?cataid=37
Ⅵ 急求电影(艺术家)的影评
很久没有看黑白电影了,更不用说黑白默片,在这个充斥着3D,IMAX的时代里,这样的电影看上去显得这么的另类但却古典。
没有声音的诠释,人物情感的表达完全来之于肢体和表情,特写,特写,人物的面部特写,肢体的全景,配乐的渲染,似乎对于现在的人们来说也不会太难去理解这个故事。
当感官少了对语言的识别之后,能够传达更多信息的肢体语言让我们开始着迷。
这是一部典型致敬式的电影,黄金的默片年代,可以看见电影院外的人群和电影院内几乎坐满的观众。
看电影时候就是这种欢乐的时光,故事多少有些峰回路转,无声和有声的纠结,骄傲和自尊的考验,让 杜雅尔丹富有魅力的演技,对于经典的回顾。这也许就是在造梦,一个黑白色的艺术家的梦。
而我们现在的人与这样的时代已经很遥远,但对于艺术的梦,电影的梦却不会停息。
爱上《艺术家》,纯属一场无言的邂逅,我相信你也会和我一样,在去影院前对这部电影充满了不屑和怀疑,黑白片?默片?在3D/IMAX视效都无法再满足观众口味的年代,一部黑白默片又将如何圈住影迷们的钱包和心呢?
然而恰好是怀着这样的心态,我在大银幕前看它看到流泪欢笑,大声鼓掌。
《艺术家》是一部纯粹的银幕电影,并非炫耀,可只有在影院里看到银幕上的这段光影,才能细品它的每一分美丽,才能在怀着一份怀疑和忐忑的心情去观影之后,深深地被这样纯粹的一个故事打动。它就像一位久违了的挚友,穿过时间带来问候,轻易击中我的心房。
这是一部聪明的电影,它拿起了“黑白”“默片”的噱头,却也拿起了票房失利的风险。在法国本土,正是因为电影宣传的失利,加上“黑白”“默片”字样给人留下的复古印象,票房未达预期,片方只好决定凭借奥斯卡提名的风头,在奥斯卡颁奖后再入影院重映,试图收回一些散落的票房。而在其他国家,它也很难叩响影院的大门,譬如笔者所在的荷兰,艺术院线的上映也不过寥寥数周,普通院线也仅因为奥斯卡该片的提名,才迟迟跟上了上映的脚步。而在美国,《艺术家》摘得金球奖,虽是目前奥斯卡的第一大热门,但目前美国人似乎尚未买法国人的账,影片在近七百家影院扩大展映,票房却低得让人匪夷所思,根据北美票房统计机构分析,造成这一局面的原因,还是因为它是一部默片。
所谓成也萧何败也萧何,苛责电影玩弄噱头的评论人,是否也看到这部电影为此付出的代价呢?现今电影业的利益驱动如此之大,又有多少导演还有再兴默片的魄力?能保证黑白默片会讨喜观众呢?而实际上,若不是这位法国商业电影奇材曾经在2006年的时候凭借着杂糅拼贴讽刺复古版007的《OSS117:开罗谍影》创造了当年的票房奇迹,他或许也没这样的胆量再把时间推前数十年,叫板黑白默片。
而即便是这样,电影又恰好落入了人们诟病的另外一个议题:如果电影要还原默片,却为何没了默片的神韵?
我想是观者的心态不同吧,《艺术家》的立足点很讨巧,可正是因为太讨巧,观者的解读也会不尽相同。许多人把《艺术家》看做一场默片的复兴,认为《艺术家》是要对默片进行一次礼赞,并还原曾经的默片时代的遗风。然而事实上,《艺术家》的初衷其实并不尽然如此。人们过分解读了《艺术家》作为电影所应承载的艺术价值,却忽视了电影的娱乐价值。《艺术家》从一开始就并未打算百分之百地还原默片时代的元素,更多地,却是通过暗喻和明喻,对曾经的默片和有声片的交接时代,轻松地回顾和揶揄。从开场便设定的“说话”一词的双关运用,到后来有声电影的介入和兴盛,甚至是电影中那滑稽的“砰”的一声,电影都可谓无时不刻在轻松伶俐地提醒着观众:默片时代已经一去不复返了,可默片的艺术的价值却永远存在着,正如电影中乔治•瓦伦丁这位大艺术家一样,历经时间洗礼才华依然不减。灵巧的构思和智慧的“对白”,《艺术家》也用本身烙上的“黑白默片”字样,和电影中的剧情如出一辙地证明:艺术并不存在过时一说,这恐怕才是《艺术家》内里的本真。
若是研究《艺术家》是否百分之百还原了默片时代,去死抠技术的瑕疵,争议女主的眉目,慨叹复制的粗劣,观者恐怕真正落入了电影里那位大艺术家的境地:过分执着于那个年代,执着于“默片”二字的分量,却忽视了电影作为艺术载体的发展历程,二十一世纪的电影技术和当年的默片技术岂可同日而语,电影也不过是艺术的载体,从曾经的黑白映画,到现在的真人捕捉,电影仍旧是电影,仍旧是我们在银幕前放下忧愁,随之神往的时光机。
与其说《艺术家》是对默片艺术的讴歌礼赞,不如说它是一场我们和默片的邂逅和重逢,它说的是爱情,是乔治为佩皮点上的一颗痣,是佩皮在车里看到孤独的乔治流下的一滴泪,是乔治在大火中死死抱着不松手的,那么一段美丽的邂逅光影
http://wenku..com/view/054b583d376baf1ffc4fad88.html
Ⅶ 请推荐冷门好电影,自认为是影迷的进来交流。。。。。200分打底~不够再加
《梦之安魂曲》2000
达伦·阿罗诺夫斯基导演的该片,改编自小胡伯特·塞尔比的小说,描述了一群人的奢瘾窘相——毒品、违禁药,咖(网络)啡因还有梦想。那些直抵人心的“凛冽”画面有着非一般的震撼力,你最好小心你的肠胃。本片唯一积极的影响,就是悲惨的结尾可以使其位列反对毒品的宣传之中。虽然影片中有很多激(网络)情戏的桥段,但是导演阿罗诺夫斯基可不单单是想让观众感到享受,他对角色内心执着的探求将影片的灵魂完全聚拢起来,然后,你就知道了什么叫震撼,极大的震撼,以至于难以再经历第二次。
《当风吹起的时候》1986
这个看上去温情脉脉的动画片讲述了一对农村夫妇的故事,他们为了躲避战争中即将发生的核爆炸,自己修建了一栋庇护所,但最终不知不觉地死于核辐射的毒害之下,最终从个人的层面上剖析了战争对于社会和人造成的损害。故事里的老爷爷接受ZF告诉他的一切,相信现在就是天下太平,怎么会有核辐射?根本看不见也闻不到的东西。就这样,在谎言之中一对老夫妇平静安详地度过了他们最后的日子,既没有因为生死感到不安,也没有受到战火的牵连。其中最悲惨的一段,也许就该说是他们认为核战争本就跟二战没有什么区别了。以为二战的时候死不了,就能撑过任何一次的战争。
《黑暗中的舞者》2000
从1996年的《破浪而出》之后,导演拉斯·冯·提尔就完全放弃了类型片一贯的精细美好,那些为大多数人所接受的形式对于他来讲,甚至是难以忍受的。《破浪而出》《狗镇》《黑暗中的舞者》甚至还有那部并非十分成功的《曼德勒》,讲述的都是女性的故事,同为故事中主角的她们,都做出了有意义但没有好结果的选择。她们都希望去帮助别人,但因为身单力薄,总会被经济、性别还有情感等等的原因,最终将自己束缚。而她们周围的人,甚至都会难为她们,要其放弃自身的名誉或身份来接受那些卑微的恩惠。《黑暗中的舞者》与其它几部作品并没有太大的出入,但由于比约克的出演使得本片的痛苦感尤为强烈。她将一个移民工厂女工的痛苦呻吟演绎得淋漓尽致,一步步讲述了她为儿子攒钱医治眼疾而自己却在迅速走向失明的命运。拉斯·冯·提尔按照剧本中每一个悲惨的情节点来规划故事的节奏,这样一来,他就能够最大化地将比约克的悲惨和善良传递出去。最终能够打动人心,也是因为很好地控制了每一个即将成真的希望都能在最绚烂之前的一瞬间化为乌有。但即便是充斥了悲惨的情节、令人心碎的音乐和比约克无可替代的表演,《黑暗中的舞者》仍旧可以被称为一部“美好的”电影。
《病者:鲍勃·弗拉纳根的生命与死亡,超级性受虐狂》1997
鲍勃·弗拉纳根43岁死于囊状纤维瘤,他是一位表演艺术家,但他的表演却全是关于施、受虐狂的展现,单就这一条就足够吓跑一大半的观众了。但他在科比·迪克这部纪录片中惊人的表演和因此给纪录片界带来的震撼就完全是另一回事儿了。电影中,作为检验自己身体极限的一种方式,弗拉纳根经常用一些很极端的方法来试探疼痛的极限,甚至还会用针刺穿自己的阴(网络)茎。对于这样的电影,可能不会有太多人想看,更不要提再看上第二遍了,但此片仍旧原汁原味地保留了弗拉纳根本人的幽默感,并展现了他在遭遇伤病时期的果敢精神。
《切勿吞食》1997
加里·奥德曼曾经公开表示,他之所以会出演《空军一号》一类片中的狗屎角色,就是因为好莱坞的丰厚薪水能够让他有能力拍自己的电影。虽然时至今日,他自编自导的影片只有《切勿吞食》这一部,但却已经有了匹敌迈克·李的阴郁风采。和《不可撤消》一样,片中集中了毒品、强奸、暴力等等极端因素,但故事的发展靠的不是经典的“矛盾冲突”,而是由伦敦南部上班族的生活琐碎,瘾君子与酒鬼的生活状态杂乱拼凑在一起后慢慢完成的。其中充斥着多重口音,理解上也许会有困难,无论如何,情节让人如此筋疲力尽的电影相信不会有多少人会反复观看。
《永远的莉莉亚》2002
在《永远的莉莉亚》之前,导演兼编剧瑞典人鲁卡斯·穆迪森就拍摄了《同一屋檐下》,讲述了一群瑞典青年用混乱不堪的形式追寻自由的故事。而之后的《永远的莉莉亚》也无非是从另一个角度再次延续着这样的故事,探讨人与人之间相互依存的矛盾关系。有奥莎娜·阿金什那的出色表演和努力向幸福靠近的主题音乐,《永远的莉莉亚》还是让观众看到了事情赋予希望的一面,但期间穿插的悲惨桥段在脑海中缓缓淡去时仍具有的杀伤力还是让人没有力量再看上第二遍。
《切肤之爱》1999
“再深,再深,再深,再深……”,惊悚大师三池崇史的电影有历数不尽的标志性桥段,《杀手阿一》《拜访者Q》都是追逐日本Cult电影的影迷必看的经典。但更早的《切肤之痛》仍被广泛认可为他最出色的作品,由角色本身性格特征导致的矛盾冲突不可抑止地接连上演,让人对一波波恐惧应接不暇。影片的前半部分可能会被误解为是一部质朴的情节剧,但随着男主角结识了年轻女子并轻言自己会一生一世爱她之后,事情的发展就急转直下了。这个年轻的女人并不像她表面看上去那样单纯,反倒是内心病态至极,她想尽办法用各种方式折磨这个男人,其中就包括那个著名的狭长针头。这样一个女性形象的诞生来自于导演对于社会批判的反思,将女性问题与性意味强烈的残忍举动关联了起来。
《圣女贞德受难记》1928
冯·提尔声称自己的电影很大程度上师承了同乡卡尔·西奥多·德莱叶,特别是他在《圣女贞德受难记》里面的静默风格。这部著名的电影讲述了一个女人为自己的信仰承受无止尽折磨最终死去的故事,而之所以说这部电影让人难以忍受,并不是因为里面展现了很多贞德受刑的场面,或是来自Maria Falconetti著名的夸张出演,而是每次镜头对准她的脸时,你所看到的那些清晰的伤口。这种强烈的情感扰动是导演一手制造的,他要求完全抵(网络)制最基础的电影规则,摄影师必须构建180度的空间视觉效果。不仅如此,他还可以混淆了电影中人物之间的逻辑关系和情感联系,将推动故事前进的冲突全部淹没。由此产生的迷茫和强烈的感情混合在一起,着实将观众推向了极度的精神考验之中。
送你一句话:别把自己的品位看得多高尚,你既然提出这么刻薄的要求补充,就不是真心热爱电影,你可以无视别人的回答,但是不要以为我们都是冲着你的分数来的,好自为之吧